sábado, 18 de mayo de 2013

SIGLO XX

MÚSICA ELECTRÓNICA

La música electrónica es aquel tipo de música que utiliza instrumentos electrónicos y tecnología musical electrónica. 

La música electrónica se asoció con una forma de música culta occidental, pero desde finales de los años 1960, la disponibilidad de tecnología musical permitió que la música producida por medios electrónicos se hiciera cada vez más popular. En la actualidad la música electrónica presenta una gran variedad técnica y compositiva.



Referentes clásicos
  • Kraftwerk:


Los orígenes

Kraftwerk es un grupo de música electrónica considerado uno de los más importantes en Europa. Este grupo adquirió fama por su álbum Autobahn en 1974.        

Las técnicas y los instrumentos instroducidos por ellos hoy son básicos, pero en su tiempo fueron realmente innovadores. Son considerados como los padres de la música electrónica, ya que fueron los primeros es tocar música utilizando los instrumentos electrónicos.

Ralf Hütter y Florian Schneider coincidieron en una clase de improvisación en el año 1968 en la academia Ramscheid. Tenían ideas musicales similares y crearon un grupo, Organisation, y realizaban conciertos en galerias de arte, universidades y clubes. Lanzaron un único álbum, Tone Float, pero se disolvió poco después. 

Cuando comenzó el 1970, Ralf Hütter y Florian Schneider comenzaron el proyecto Kraftwerk montando su propio estudio, Kling Klang Studio, en el centro de Düsseldof. 




La portada del primer álbum tenía un cono de tráfico.



El segundo álbum fue grabado como dúo y editado en 1971. Para la co-produccion de estos dos discos Kraftwerk contó con la ayuda de Konrad Plank.

En los años 1970 y 1972 Kraftwerk ofreció conciertos por toda Alemania. En febrero de 1973, el dúo Falf y Florian tocaron en París.

En los conciertos tenían coloridas luces de neón, letreros con luces de neón con sus nombres y diapositivas.

En el verano de 1973 Kraftwerk editó su tercer álbum, Ralf & Florian. En octubre de 1973 tocaron en Berlín el tema Tanzmusik con la colaboración de Wolfgang Flür en la percusión electrónica.




Los años 70

En mayo de 1974 Falf y Florian sacaron un nuevo álbum,  Autobahn. El tema del álbum fue grabado en Kling Klang Studio y mezclado junto a Konrad Plank en su estudio. Ralf y Florian tocaron los instrumentos y lo combinaron por letras cantadas por ellos. Wolffang Flür tocó la percusión electrónica en el tema Kometenmelodie 2. 




Para la primera gira de Estados Unidos, Kraftwerk contrató a Wolfgang Flür y a Karl Bartos como percusionistas electrónicos.

Después del álbum Autobahn Kraftwerk se puso a trabajar en otro álbum, Radio-Activity. Se decidió que este álbum tendría un tema central, que llegó de su interés en la comunicación radiofónica, que había sido realzada por la gira de Estados Unidos. El álbum fue menos exitosos en los mercados británicos y americanos, pero abrió las puertas al grupo en el mercado europeo, obteniendo en Francia un disco de oro.




En 1976 Kraftwerk comenzó a grabar Trans-Europe Express en su estudio. Trans-Europe Express se mezcló en los Record Plant Studios, en Los Ángeles y buscaron la localizaciónpara tener una atmósfera estimulante. El álbum fue lanzado en 1977 y marcó la transformación completa del grupo a una banda de pop electrónico.

En mayo de 1978 Kraftwerk el álbum The Man-Machine, grabado en su estudio. La portada del álbum se diseñó utilizando el rojo, blando y negro.

Los años 80

En 1981 Kraftwerk lanzó el álbum Computer World, en la discográfica EMI.

Desde 1976 había sido imposible para Kraftwerk actuar en directo en sus giras, solo habían salido en programas de radio y en la televisión, pero después del lanzamiento del nuevo álbum, (Computer World), realizaron su primera gira mundial y tocaron en Europa, Estados Unidos, Japón, Australia y en la India. El escenario contenía el Kling Klang Studio modular, en forma de V detrás de los músicos.




En 1982 Kraftwerk empezó a trabajar en su nuevo Kling Klang Produckt, al que llamaron Tour de France. Las letras estaban escritas en francés por Ralf y un amigo suyo. El concepto para el álbum trataba de los aspectos físicos y mentales del ciclismo, sobre hombres y sus máquinas. Ruidos de ciclistas, respiraciones humanas y otros conceptos se utilizaron para crear los ritmos.




El álbum Technopop fue producido entre 1982 y 1986. El título original Technopop se cambió espontáneamente por Electric Café. Fue el primer disco que se editó en formato CD, además del LP y la casete.


Los años 90

En febrero de 1990 Kraftwerk realiza 4 conciertos en Italia. En una gira en el año 1991 con el álbum The Mix, transportaron su nuevo estudio digital, y para el tema The Robots, los cuatro miembros del grupo fueron sustituidos por cuatro robots.

https://www.youtube.com/watch?v=okhQtoQFG5s

En 1992 tocan en Reino Unido en tres ciudades: Norwich, Leicester y Manchester. 

En 1993 Kraftwerk toca en Groningen (Holanda), Gent (Bélgica) y Osnabrück (Alemania) y uno en junio en Linz (Austria), los dos últimos en los festivales de música electrónica. En estos conciertos interpretan por primera vez  el tema The Man Machine, con un sonido actualizado.

Tras unos años sin recibir noticias, Kraftwerk aparece en mayo de 1997 en el festival Dance Trivial Gathering celebrado en Inglaterra, utilizando al final del show trajes de luz altravioletas.

Con motivo de exposición universal que iba a realizar en Hannover en el año 2000, Kraftwerk fue contratado para repetir Expo2000 en seis idiomas. Después de esto lanzaron un álbum en diciembre de 1999 titulado Expo2000.





2000-2009

En 2001 Ryuichi Sakamoto pidió a Kraftwerk que compusiera un poema sonoro para el álbum benéfico Zero Landmine, editado el mismo año.

En 2002 hicieron una gira mundial, Mininimum-Maximum. El nuevo Kling Klang Studio se presentavan en pequeñas consolas para Hütter, Schneider, Hilpert y Schmitz con la tecnologia del nuevo estudio virtual. Los vídeos en la pantalla digital estaban coordinados perfectamente.

En diciembre actuaron en el festival Electraglide en Tokio y Osaka. En enero de 2003 ofrecieron ocho conciertos a Australia y a Nueva Zelanda y en uno de ellos Hütter afirmó que estaban acabando un nuevo álbum.

En diciembre de 2003 Kraftwerk ofrecio un concierto en directo en la MTV para la entrega de premios con un single Aéro Dynamik que paso a ser editado como nuevo single en marzo de 2004.

En junio de 2005 se editó Minimum-Maximum, el primer álbum en vivo de Kraftwerk, recibieron críticas positivas. El álbum fue nominado a un Premio Grammy por ser el primer disco dance/electrónico.

Después de la gira de verano en Estados Unidos, Kraftwerk partició en la exposición de arte contemporaneo Bienal de Venecia con un concierto en el Lido.

En abril de 2008 Kraftwerk actuó de nuevo en Estados Unidos. Florian Schneider no estuvo en estos conciertos y fue sustituido por Steffan Pfaffe. Ralf afirmó que Florian estaba trabajando en otros proyectos y el 21 de noviembre de 2008 Florian dejó Kraftwerk.

En abril de 2009 ofrecieron tres conciertos a Kraftwerk en la Altes Heizkraftwerk. En estos conciertos utilizaron por primera vez pantallas con imágenes en 3D con gafas que repartieron antes de que empezara el concierto.

Durante el verano y la primavera del 2009 actuaron en muchos conciertos por Europa.

En 2004 se planteraron editar un nuevo álbum con ediciones remasterizadas desde Autobahn hasta el Tour de France, pero solo se editó una mezcla promocional. Kraftwerk en 2009 anuncia el lanzamiento de todos los álbumes remasterizados desde 1974 a 2003, le llamaron The catalogue.

Acualidad

Del 15 de octuble al 13 de noviembre de 2011 exhibieron en Munich con el nombre Kraftwerk-3D pusieron ocho vídeos de Kraftwerk mientras tocaban en 3D.

Kraftwerk acudio a la Ultra Music Festival de Miami el 23 de marzo de 2012.

  • Depeche Mode

Es una banda británica de música electrónica. Fue creada en 1980, formada por Vince Clarke y Andrew Fletcher, luego se unieron Martin Gore y David Gahan. Después de el álmbum Speak & Spell Clarke dejó el grupo y fue sustituido por Alan Wilder, que estubo en el grupo hasta el año 1995. Gahan, Gore y Fletcher han continuado en el grupo.

Este grupo se considera como uno de los mejores de la música electrónica. Ham vendido más de 115 millones de álbumes.

Formación (los ochenta)
En 1977 Clarke y Fletcher, formaron un dueto colegial, No romance in China mientras Gore formó un dueto acústico, Norman and the Worns, con un amigo de la escuela.

En 1979 Clarke tocaba la guitarra en una banda llamada The Pian. En este mismo año Clarke formó, junto a sus amigos Paul Redmond, Martin Gore y Rob Marlow un nuevo grupo al que llamaron French Look. Marlow se ocupaba de la voz y del teclado, Gore de la guitarra y Redmond también en los teclados.

En marzo de 1980 Clarke, Gore y Fletcher formaron el trío Composition of Sound. 


En 1980 grabaron una canción de Clarke llamada Photographic.


Los noventa

En 1989 se empezó a escuchar la canción Personal Jesus que fue conocida antes de lanzar el álbum. Fue uno de los mayores éxitos de 1989, fue el más vendido en la historia de Warner Bros Records. Esta canción formó parte del álbum Violator, se editó en 1990.


En enero de 1990 lanzaron el segundo sencillo Enjoy the silence, fue uno de los que tuvieron más éxito y ganaron un disco de oro.


Para promover el álbum realizaron una firma de autógrafos en Wherehouse Entertainment, en Los Ángeles, hubo 20.000 seguidores aproximadamente.

Se lanzaron otros dos sencillos, World in my eyes y Policy of Truth:

World in my eyes

Policy of Truth

En 2003, el álbum Violator fue el número 342 en la lista de la revista Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Personal Jesus, que estaba dentro del álbum, fue la 368 de las 500 mejores canciones.

Actualidad

En 2001 lanzaron el disco Exciter. Las criticas de algunas revistas como la de Rolling Stone fueron bastante pisitivas y otras como Popmatters lo calificaron como que era aburrido.


En 2001 también realizaron la gira Exciter Tour, por Europa y America.

En mayo de 2002 hiciron por primera vez un álbum en directo y en DVD al que llamaron One night in Paris.

En 2003 Dave Gahan realizó su primer álbum solista al que llamo Paper Monsters. Compuso gran parte de las canciones de este álbum y se fue de gira.


En 2004 Mute lanzó su primera colección de remezclas en tres discos. Hubo una versión reinterpretada por Mike Shinoda a la que llamaron Enjoy the silence·04.

En 2005 lanzaron el álbum Playing the Angel, que fue producido por Ben Hillier  y estubo en el Top 10 hit alcanzando el número 1 en 18 países. Tres temas del álbum estaban escritos por Dave Gahan.

Durante el 2005-2006 el grupo realizó la gira Touring the Angel, por Estados Unidos, Canadá, Europa y México. El primer sencillo fue Precius y fue escrito por Martin Gore.


Referentes actuales


  • Björk

Nació el 21 de noviembre de 1965. Es cantante, compositora y productora islandesa. En sus inicios fue vocalista en un gurpo, The Sugarcubes. Luego hizo una carrera para solista.




Björk es reconocida por su voz y por sus composiciones. Su disco Biophilia fue su primer álbum. Canta una gran variedad de géneros, desde la música clásica, folklore y música electrónica, hasta el jazz y el pop.

Björk a vendido más de 15 millones de álbumes y fue nominada al Oscar de la mejor canción por la película Dancer in the Dark y recibió 14 nominaciones al Grammy. En el 2010 recibió el premio Polar Music Prize, el premio le concedió la Real Academia Sueca de Música por su música innovadora, letras personales y extensión en su registro vocal.


Jóga 

Primeros años

Los padres de Björk se separaron cuando ella tenía dos años, y su padrastro la alentó a estudiar música y a componer. A los tres años empezó a cantar piezas del musical The Sound of Music . Björk, además de la música, desde pequeña mostró un gran interés por las ciencias naturales y la física.

En su infancia estuvo expuesta a distintos estilos de música como el rock, la música clásica y el jazz. A los 5 años ingresó en un conservatorio y fue graduada a los 15 años como pianista clásica.

A los 9 años estuvo interesada en Sparks, un dúo estadounidense cuyo disco Kimono My House y junto a un álbum de los Beatles se conviertieron en sus primeras adquisiciones discográficas.



Su primer álbum

Su carrera musical empezó a los 11 años cuando en una fiesta del colegio cantó I Love to Love uno de sus instructores mandó la canción grabada a Radio One, que es una cadena de radio de Islandia. La canción fue reproducida por todo el país. Cuando la escuchó un representante se puso en contacto con los padres de Björk para firmar un contrato con la discográfica Skifan, pero como no ofrecían las garantías necesarias firmaron para la discográfica Fálkinn.





Con la ayuda de su padrastro en la guitarra, el bajo y en la batería en 1977 grabó su primer álbum al que llamó Björk. Después de grabar el álbum salio muy disgustada de la discográfica y decidió romper el contrato y comprar un piano de cola y se alejó temporalmente de la escena musical.




Las primeras bandas

A los 14 años creó una banda de punk solo de chicas a la que llamó Spit and Snot. En esta banda Björk tocó la bateria. Más adelante, en 1979 creó una banda de jazz a la que llamó Exodus. 

http://www.youtube.com/watch?v=r_PodAnQNCI&list=PL3EA87FC6F832F201

En 1980, a los 15 años, se graduó como pianista clásica. Fue la única que completó el curso de 10 años.

Björk entró en una banda en 1983 llamada KUKL. El grupo era de tipo rock gótico. Mientras realizaban una gira por Islandia se presentaron con la banda británica Crass y prosteriormente visitaron Reino Unido.



Carrera como solista

El primer álbum que hizo como solista lo llamó Debut y fue lanzado en junio de 1993. 

Los temas más conocidos del álbum fueron Venus As A Boy y Violently Happy. Luego Björk grabó la canción Play Deard que forma parte de la banda sonora de la película The Young Americans. Esta canción no estaba en el álbum original, pero en las ediciones del álbum la añadieron.


Venus As A Boy

Violently Happy

El 14 de febrero de 1994 en el Alexandra Palace recibió el Brid Award por la mejor cantante femenina.

En 1994 también sale un lanzamiento expecial The Best Mixes from the Album Debut for All the People Who Don't Buy White Lebels que fue destinado principalmente a los fanáticos de la música dance.

A finales de 1994 consigue mayor popularidad por una serie de presentaciones de MTV.

La Voz

Björk ha sido destacada como una de las mejores voces de la música contemporánea. Algunos músicos han mencionado sus cualidades vocales, como por ejemplo Jared Leto que destaca la singularidad de su timbre, Amy Lee señala que la influencia vocal que tubo en ella.

En un sistema que sirve para catalogar las voces populares Björk está catalogada como voz soprano por su timbre, su agilidad en notas agudas y el color metálico.

Álbumes de Björk

Como solista:
  • 1993- Debut
  • 1995- Post
  • 1997- Homogenic
  • 2001- Vespertine
  • 2004- Medúlla
  • 2007- Volta
  • 2011- Biophilia
Otros álbumes:

  • 1977- Björk
  • 1990- Gkubg-Gló
  • 1996- Telegram
  • 2000- Selmasongs
  • 2002- Family Tree
  • 2002- Greatest Hits
  • 2005- Drawubg Restraint
  • 2009- Toltaïc

  • Jamie Lidell

Nació el 18 de septiembre de 1973.

Su carrera

Lidell es conocido por pistas capas hechas por él en el micrófono.

Una canción suya, Multilply, fue utilizada en la serie Anatomia de Grey. Otra canción de su álbum Multiply, A Little Bit More, fue utilizada en una serie de anuncios.

Normalmente colabora con musicos canadienses como Gonzales, Feist, Mocky. Ha colaborado recientemente con British dúo electrónico Simian Mobile Disco para la canción Off The Map.


En 2006 formó parte de una actuación en directo con David Link que fue lanzada en CD con el nombre Echohce.

A principios del 2009 Lidell ganó el premio Independent Music Awards como mejor pop/rock álbum. 

En 2009 también contribuyó con un cover de Grizzly Bear y compuso la canción Little Brother.



En mayo de 2010 Lidell lanzó un álbum al que llamó brújula.

Lidell fue el co-escritor y el vocalista de Simian Mobile Disco de la canción Put your hands together de su álbum Unpatterns lanzado en 2012.


  • La hacienda: Manchester

Archivo: Hacienda-300.jpg

Era una discoteca y una sala de conciertos en Manchester. Se hizo famosa en la década de 1980 y el principio de 1990. Se cerró por los problemas financieros.

Creación

Antes de convertirse en una discoteca era una tienda y un almacen de un constructor de yates.

Concebido originalmente por Rob Gretton, fue financiado en gran parte por la discografica Factory Records y la banda New Order. Estaba situada en el centro de la ciudad.

Historia

La hacienda fue inaugurada el 21 de mayo de 1982. en La hacienda también hay un salón de peluquería. 

Algunas noches había conciertos regulares .

En 1986 se conbirtió en un club para empezar a jugar musica de la casa con DJ como Mike Pickering y Little Martin.


La hacienda perdió su licencia de entretenimiento en 1997. La ultima noche del club fue el 28 de junio de 1997. Antes de que quebrara y la cerrasen permaneció un tiempo como galería de arte, luego la cerraron.

domingo, 5 de mayo de 2013

ROMANTICISMO

CONCIERTO VIRTUOSO DEL ROMANTICISMO

El virtuosismo fue uno de los resultados de la perfección de los instrumentos y de la necesidad de libertad en el Romanticismo.

El primer virtuoso nace en el siglo XVIII, es Niccoló Paganini, que fue un gran virtuoso del violín. Una anécdota de este virtuoso del violín es que un ciego al oírle tocar, preguntó: ¿Cuántos violinistas tocan?

Gracias a Paganini la música mejoró espectacularmente:
  • Saltos muy amplios de la mano sobre las cuerdas.
  • Ataque de dobles cuerdas.
  • Saltos de arco.
  • Combinaciones de pizzicatto y melodía.
El pizzicatto es una técnica de interpretación musical que debe aplicar el ejecutante de un instrumento de cuerda cuando corresponda o bien cuando aparezca la indicación pertinente en una partitura.

Paganini busca la combinación más difícil, por eso se dice que desde su aportación el violinismo no a avanzado mucho.

Niccolo Paganini



El camino del virtuosismo encontró un medio más completo, el piano. 

Chopin, Liszt y Schumann encontraron todo tipo de dificultades en la ejecución del piano:



Chopin    Liszt

Schumann

  • Independencia total de las manos.
  • Melodias en cualquier registro mientras los demás dedos mantienen un trino.

Trino: sucesión rápida y alterna de dos notas de igual duración, entre cuales media la            distancia de un tono o de un semitono.

  • Cruce contínuo de manos.

El piano llegó a ocupar la posición del clavecín por los pedales, por la extensión, etc.








jueves, 21 de febrero de 2013

EL CLASICISMO

Intrumentos de la orquesta

El Clasicismo comenzó aproximadamente en el 1750 y terminó en aproximadamente en 1820.

Algunos de los instrumentos actuales surgen en el Clasicismo, como por ejemplo, piano-forte, el arpeggione y el clarinete.

File:Piano Pokorny 1905.JPG Piano-forte

Arpeggione, este instrumento deriva de la viola de gamba. Se inventó en el año 1823.


Clarinete

En este periodo nace la Orquesta Sinfónica.  En la Orquesta Sinfónica hay más familias de instrumentos que en la Orquesta de Camara, como por ejemplo el viento madera, el viento metal, etc. Esta orquesta tiene mas de 80 músicos, excepto en algunos casos que llega a tener más de cien. Los músicos que haya en la orquesta también varia dependiendo del lugar, si es grande o pequeño, y depende la melodía que se va a tocar.



Agrupación de la Orquesta Sinfónica según la clase de instrumentos.












Las mejoras técnicas y las mejoras del sonido de los instrumentos, favorecen al desarrollo de la orquesta en el clasicismo.

Las ciudades músicales más importantes durante el Clasicismo fueron Mannehim y Viena, en las que algunos compositores desarrollaron una nueva forma instrumental para orquesta, la sinfonia,e introdujeron cambios en el arte instrumental.

Hay varios cambios de la orquesta barroca a la orquesta del clasicismo:

  • Poco a poco van desapareciendo algunos instrumentos de la orquesta Barroca, como por ejemplo toda la familia de las violas de gamba.
  • En la orquesta del Clasicismo se introduce el clarinete.
  • En la orquesta del Clasicimo desaparece el órgano y el clavecín. Las trompas y las trompetas pasaron a tener un papel muy importante y el bajo contínuo pasó a tener un papel menos importante dentro de la orquesta.

Instrumentos de la orquesta del Clasicismo:

  • Cuerda: violines, violas de gamba, violonchelos y contrabajos.
  • Viento madera: 2 flautas, 2 clarinetes, 2 oboes, 2 fagots.
  • Viento metal: 2 trompetas, 2 trompas y el trombón.
  • Percusión: timbales





CARACTERÍSTICAS ESTILÍSTICAS 
 DEL CLASICISMO
(Aritx)

El clasicismo musical se inició a mediados del siglo XVIII en Europa, el periodo musical del clasicismo empezó al año 1750 y termina allá por el año 1820. La música clásica se originó en el periodo del clasicismo, la música clásica evolucionó en armonía y melodía, los compositores más famosos e importantes del clasicismo son Haydn, Mozart y Beethoven que dio un giro de tuerca a la revolución tonal de la música, que se basaron en las obras de Bach. Armónicamente los cambios no fueron muchos porque las principales reglas armónicas ya estaban establecidas. Pero en la textura se pueden observar grandes cambios, se utilizó un estilo más puro y más equilibrado, generalmente melodía acompañada y en ocasiones homofonía o polifonía vertical. También surgió el Bajo Alberti que produjo complejas fugas y cánones. La forma músical adquiere particular importancia y las melodías se vuelven cantibles y fue cunado se definieron la sonata, la sinfonía y el concierto clásico.

Sonata: Consta de tres o cuatro movimientos, está escrita para un solo instrumento o para un pequeño conjunto de dúos o tríos. Si es para una agrupación de cámara, puede ser un cuarteto; si es para una orquesta, recibe el nombre de sinfonía y si es orquestal con un solista es un concierto.

El concierto Clásico: Es la forma sonata aplicada a un instrumento solista con acompañamiento de orquesta. A mediados del siglo XVIII, el concierto clásico reemplazó al concierto grosso.

Sinfonía: Es una obra para una orquesta, dividida en cuatro movimientos, cada uno con un tiempo y estructura diferente. La forma de la sinfonía ha variado con el tiempo.


Los instrumentos que surgieron en este periodo fueron el  piano-forte, el clarinete y el arpeggione (hermano del violonchelo y de la guitarra). Muchos de los instrumentos clásicos ya existían en el barroco pero se tuvieron que adaptar a los nuevos requisitos estilísticos de la época. 

Se creó la orquesta sinfónica por Mozart y Haydn. La orquesta de cámara que venía del barroco aguantó la familia de cuerda y la ampliaron, se sacó el clavecín y el bajo continuo y ademas añadieron la familia de instrumentos de madera.

        FOTOS Y VÍDEOS

         

                  AMADEUS   MOZART





 
                             HAYDN 




                    
                  BEETHOVEN


    CLASICISMO (Eloy)



COCIERTO

El concierto grosso pierde en estos momentos protagonismo frente al concierto a solo, que se convierte en el preferido por el público debido al interés que este presenta por el virtuosismo. Los mismos compositores que se dedican a la forma sinfonía, componen conciertos, generalmente en tres movimientos, para violín, violonchelo, flauta, clarinete, oboe o arpa. No eran comunes los conciertos para clavicémbalo, ya que la gente se interesba mas por  el pianoforte.

                                        https://www.youtube.com/watch?v=wuaOHVdVrHc



SONATA

La sonata clásica es una obra que consta de tres o cuatro movimientos, constituida para uno o dos instrumentos. Inicialmente predominaron las formas de tres movimientos, especialmente en la época clásica, pero a medida que aumentaban tanto su complejidad como duración se popularizaron las de cuatro movimientos.

Tiene cuatro movimientos:

  1. En el primer movimiento se sigue un esquema con tres partes, primero una exposición en la que el compositor nos presenta dos temas, uno enérgico y otro más melódico. En segundo lugar, el desarrollo en el que se establece una lucha entre los dos temas. Finalmente la reexposición, en la que la tensión armónica se resuelve al volver a escucharse los temas iniciales.
  2. El segundo movimiento, lento, suele ser un tema más melodioso, utilizándo una Canción lírica breve para voz solista y acompañamiento , con forma ternaria y lírico.
  3. El tercer movimiento tiene un carácter más desenfadado, generalmente en forma de minuetto, danza de origen francés.
  4. En el cuarto movimiento se adopta casi siempre la forma del rondó. Alterna secciones fijas con variables

La sonata está escrita para un solo instrumento o bien para un pequeño conjunto de dúos o tríos. La forma sonata, si es para una agrupación de cámara, puede ser un cuarteto, quinteto, etc... Si es para una orquesta, recibe el nombre de sinfonía, y si es orquestal ,pero con un solista, concierto.





SINFONIA


Sin ninguna duda, el género instrumental por excelencia de esta época es la sinfonía. Su composición ocupa a los músicos de todas las partes, aunque pronto comienza a destacar la Escuela de Milán, ciudad en la que trabaja Giovanni Battista Sammartini (1700-1775). Existen copias de sus sinfonías en Londres, Viena, Berlín y París, lo que permite hacerse con una idea adecuada de la importancia de su producción. Sus obras, generalmente estructuradas en tres tiempos, se caracterizan por sus ritmos vivaces, por el contraste de texturas y por la procuración del equilibrio.

La escuela más destacada de estes primeros años del Clasicismo es la de Mannheim. En esta ciudad residió el elector Karl Theodor, gran amante de las artes. Al lado de su regencia acudieron los músicos más sobresalientes de Europa, liderados por el compositor Johann Stamitz, que fue director de la orquesta desde 1745 hasta su muerte, en 1757.La cohesión y el entendimiento existentes entre el director y los intérpretes fue tal que la fama de la Orquesta de Mannheim llega hasta nuestros días.

Las sinfonías de Stamitz se caracterizan por la delicada expresión del fraseo, la precisión de la escritura para las cuerdas y, sobre todo, la importancia que el compositor le otorgó a las dinámicas.

La sinfonía probablemente alcanzó su madurez con Ludwig van Beethoven. Sus sinfonías solían tener un primer movimiento Allegro de forma sonata, un movimiento lento, un movimiento con ritmo ternario, para finalizar con otro movimiento rápido.
Los compositores de la escuela vienesa de mitad del siglo XVIII, debedora del lenguaje orquestal, creada por la escuela de Mannheim, solía hacer uso de la masa instrumental en sus sinfonías e, influidos por el melodismo italiano, muestran un claro interés por la explotación de motivos cortos.

El género sinfónico tiene también en París ciertas particularidades de estilo, si bien fue tan grande el prestigio de las composiciones de Stamiz que, se adoptaron como modelo por los compositores franceses. Las sinfonías francesas constan generalmente de tres tiempos, como en el modelo italiano.

La sinfonía tiene cuatro tiempos: el allegro, que adopta la forma de sonata; el segundo tiempo, lento; el tercero, un minueto; y el cuarto, allegro brillante.


    http://www.youtube.com/watch?v=tpGSzH0Wlls
                                          


                                        

El nacimiento del Concierto Público, clasicísmo (David)

El nacimiento del concierto público, fue sobre el 1570, en un principio, no estaba destinado al público, es decir que los músicos ofrecían conciertos de música a particulares, en fiestas organizadas por ellos o celebraciones. La categoría de gente en la cual disfrutaba de agradable música, eran las personas ricas, reyes…etc.
En París, en los años 16…, especialmente en el 1642, algún músico empezó a crear obras especialmente para esta nueva modalidad, que acababa de comenzar, y entre poetas franceses e italianos como JEAN LEMAIRE 0JACQUES CHAMPION DE CHAMBONNIÈRES  de origen francés y ahora vienen los de origen italiano que procedían de Florencia (Italia) como
Benedetto Ferrari   o  Francesco Menelli y las obras que eran originarias de sus países eran en Francia “Los Divertimeintos” de las obras de Moliére y en Italia eran las “Diversiones Musicales”.
En Gran Bretaña, esta moda de conciertos creada por los franceses e italianos, la adoptaron los ingleses, y a raíz de allí, estos crearon alguna iniciativa para atraer visitantes y que se culturizaran con la música.
A partir de que los ingleses adoptaran este tipo de expresar de música, se crearon teatros tanto en francia, Italia e Inglaterra, y se adoptó una medida, que era el concierto pagado, a través de unos bonos, y aquí va un nombre de un teatro francés que fue importante a la hora de expresar conciertos es: “Cambert & Perrin”.
En el año 1676, al ir bien los conciertos musicales, la gente que tenía dinero iba bastante, pues a Thomas Mace se le ocurrió crear como una especie de un Musik room, donde la gente pagaba y disfrutaba de buena música y un concierto magnífico.
A partir de allí, mucha gente aficionada a la música y si disponían de liquidez suficiente, pues creaban salas o espacios donde se impartían conciertos con pago de un bono o una entrada.
Al final este tipo de concierto que habían creado los franceses e italianos y luego que se les unieron los ingleses, pues se extendió por toda europa, creando agrupaciones tanto en Londres y la característica principal en España “ La orquesta Sinfónica” de Madrid, que hoy en día sigue sobreviviendo y ofreciendo conciertos magníficos.

 
Orquesta sinfónica de Madrid

Orquesta sinfónica de Venecia

Orquesta sinfónica de París

O.sinfónica Londres
O. Sinfónica de ParísO. Sinfónica de MadridOrchestra di Venezia
 Orquesta sinfónica de Londres




Clasicismo: El nacimiento de la orquesta clásica (Oscar)



El nacimiento de la orquesta clásica

    
Mozart                                        Beethoven                            Haydn

Definición de orquesta

Es necesario conocer, antes de la explicación, el concepto de orquesta:
La palabra orquesta procede de orchestra y significa lugar para danzar. Se trata de un conjunto de instrumentistas e instrumentos que ejecutan una obra musical.

Principales compositores y ciudades de producción de música clásica
Durante el Clasicismo la orquesta vivió su mayor evolución y desarrollo. Stamitz estableció la primera orquesta clásica como tal: la orquesta de Mannheim. Fue la primera orquesta que utilizó los matices piano, crescendo, forte…
Algunos ejemplos de compositores que incluyeron nuevos instrumentos y matices a sus obras son → Beethoven incluye en su Sinfonía nº 5 un instrumento utilizado hasta entonces únicamente en música religiosa y ópera: el trombón. Otro ejemplo es → Mozart dirigió varias de sus óperas desde el clave, al igual que hizo Haydn con sus sinfonías.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) fue un compositor y pianista austriaco, maestro del Clasicismo, considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia.

Franz Joseph Haydn (1732-1809) fue un compositor austriaco. Es uno de los máximos representantes del periodo clasicista, además de ser conocido como el «Padre de la sinfonía» y el «Padre del cuarteto de cuerda» gracias a sus importantes contribuciones a ambos géneros. También contribuyó en el desarrollo instrumental del trío con piano y en la evolución de la forma sonata.

Otro compositor que cabe mencionar es  Boccherini. Éste nace en la Toscana italiana entre el seno de una familia de músicos. Elige como instrumento el violonchelo, que también tocaba su padre, de quien recibe las primeras lecciones. Más tarde se instala en Madrid como violonchelista y compositor de la capilla real del infante Luis Antonio, hermano menor el rey Carlos.
Enamorado de la música de cámara, escribió infinidad de duetos, tríos, cuartetos y quintetos para distintas agrupaciones de cuerda, a las que añadía en ocasiones otros instrumentos, así como música orquestal.

Como ya he nombrado anteriormente, uno de los principales centros de producción musical, catalizadores del "nuevo estilo" y forjadores de la sonoridad del nuevo concepto sinfónico de la orquesta fue Mannheim. Otra ciudad importante fue Viena, donde se compusieron obras de los más importantes compositores de la época. En estas ciudades, más que en cualquier otro sitio, se fraguó la realidad de la forma sinfónica. Mannheim disponía de unos excelentes medios materiales para experimentar una orquesta disciplinada y estable cuya calidad pudo apreciar Mozart. La orquesta fue conocida por los detalles de fraseo (técnica de cantar o interpretar una composición destacando el comienzo y el final de cada frase), la utilización de unos recursos, como los llamados crescendo y diminuendo y el carácter representativo de las obras. 


Algunos instrumentos


A principios del período clásico (s.XVIII), la orquesta estaba compuesta por dos oboes, dos trompas y el grupo de cuerdas. Poco a poco se fueron incorporando otros instrumentos de viento, como las flautas traveseras -por estas fechas la flauta y el oboe eran tocados por un mismo instrumentista- y las trompetas. Como elemento de precisión rítmica se hizo uso de los timbales. Los trombones, en cambio, no tuvieron lugar en la orquesta sinfónica; su utilización quedó relegada a ópera y a la música sacra. Esta palabra significa santo y hace referencia a la forma de expresión musical nacida en Europa hacia la Alta Edad Mediy desarrollada como parte de los ritos cristianos de la época, aunque por extensión también es aplicable a las diferentes manifestaciones músico-religiosas de otros pueblos, ya sean de origen hindú, budista, árabe, judío, etc. Es aquí donde doblaban las partes de contralto, tenor y bajo. Asimismo, se incorporaron poco a poco otros instrumentos como el clave y el clarinete.
Este último instrumento fue empleado en la renombrada Orquesta de Mannheim, incorporando dos al conjunto hacia 1758. Pero fue Mozart quien, a finales de siglo, abrió el camino a este instrumento. 
Esta es la disposición de las diferentes familias de instrumentos en la orquesta clásica:



Como se puede apreciar,  la percusión se situa detrás, por la izquierda y la derecha se observa la familia de cuerdas (de detrás a delante de graves a agudos), quedando la parte central el viento metal y por delante el viento madera. 

Las formas instrumentales

Las formas instrumentales del Clasicismo son las siguientes:


La orquesta sinfónica: SU ESTANDARIZACIÓN

Se trata de una forma instrumental compleja para orquesta y solista.



El periodo del Clasicismo es una época clave para la orquesta porque aquí se configura claramente la Orquesta Sinfónica como tal, por influencias mayormente de Mozart y Haydn. Podríamos decir que es una continuación más ampliada de la orquesta de cámara (forma musical de pequeño tamaño que contiene diversos instrumentos) y su forma continúa hasta la actualidad interpretando tanto música clásica como "culta" contemporánea.
Si antes se ha definido la orquesta groso modo, ahora podemos concretar con la definición de la Orquesta Sinfónica (u Orquesta filarmónica): es una agrupación o conjunto musical de gran tamaño que cuenta con varias familias de instrumentos musicales, como el viento madera, viento metal, percusión y cuerda. Tiene generalmente más de ochenta músicos en su lista. Sólo en algunos casos llega a tener más de cien, pero el número de músicos empleados en una interpretación particular puede variar según la obra que va a ser ejecutada y el tamaño del lugar en donde tendrá lugar la presentación de dicha obra, como es lógico.
La estructura más habitual de la obra sinfónica consta de cuatro movimientos:
1º. Allegro: siempre es una forma sonata*.
2º. Adagio: puede tener forma sonata, binaria, ternaria o variaciones.
3º. Minueto o Scherzo: movimiento en forma ternaria.
4º. Allegro: en forma rondó*, sonata o variaciones.

*Sonata:  Composición para uno o dos instrumentos,estructurada en tres o cuatro tiempos.
*Rondó:  Composición musical, popular entre los siglos XVIII y XIX, cuyo tema se repite en veces sucesivas.

Concierto clásico

El concierto es la forma en que los materiales melódicos, rítmicos y armónicos se combinan en una composición, determinando así la cualidad sonora global de una pieza.  En Inglaterra, ya existían numerosos conciertos a partir de 1640, organizada por primera vez en las tabernas, y habitaciones, donde llevaban a cabo las sociedades musicales. En la década de 1770, los conciertos calificados de semi-pública comenzaron a surgir: Concert de la Loge Olympique y el Concert des Amateurs. En las otras ciudades de Francia, como en Grenoble, en Nantes o Burdeos, se celebran conciertos, a menudo por academias o instituciones como la Masonería. Estas compañías a menudo se congregan en los conciertos a partir aficionados y músicos profesionales, donde poco a poco se hacen cargo. Los primeros conciertos regulares comienzan a crecer y aparecen "los conciertos benéficos" y los conciertos espirituales, en lugares como París, pero no sólo en las provincias, sino también en otras capitales como Viena y Moscú.Ya en el Siglo XIX comienza una diversificación de conciertos, concierto vocal o instrumental, incluso conciertos interpretados por un solo instrumentista. Con la creación de la orquesta moderna han nacido grandes conciertos orquestales.

La estructura más habitual del concierto se compone de tres movimientos:

1º. Allegro: forma sonata pero con una doble exposición para su interpretación por el solista y la orquesta. Este movimiento suele terminar con una cadencia virutosa interpretada por el solista sin apenas acompañamiento.
2º. Adagio: puede tener forma sonata, binaria, ternaria o variaciones.
3º. Allegro: en forma rondó, sonata o variaciones.

Concierto para solista

El concierto clásico para solista y orquesta reemplazará al concierto grosso barroco. Así, desde finales del siglo XVIII se utiliza simplemente la denominación de concierto para hacer referencia a una obra escrita para un instrumento solista combinado con la orquesta. 


Concierto público: Mozart 


Mozart compuso muchas obras abiertas para el público en general (conciertos públicos) las cuales tuvieron mucha fama, lo que le permitió ser independiente a la hora de expresarse musicalmente y componer. Los conciertos públicos son más propios de la época Clásica que de la Barroca. En esta última la audiencia que asistía a escuchar música era de número más limitidado, formada por grupos de gente privilegiada o perteneciente al círculo próximo de los músicos. Se puede decir que Mozart experimentó una gran satisfacción por el éxito público de algunos de sus trabajos, destacando La flauta mágica (representada en numerosas ocasiones en el corto período entre su estreno y la muerte del compositor) y la Pequeña cantata masónica KV 623, estrenada el 15 de noviembre de 1791. En marzo de 1791, Mozart ofreció en Viena uno de sus últimos conciertos públicos; tocó el Concierto para piano y orquesta KV 595.


Curiosidades 

El director de la orquesta cumple una función clave en la orquesta sinfónica, e incluso de la formación musical. Es una persona que no sólo mantiene el tiempo de la pieza y da las entradas de los instrumentos para que la interpretación sea coherente, sino que debe interpretar la partitura según el concepto “global”, manteniéndose fiel al espíritu original de la obra pero dando una visión personal. Aunque esto nos parezca normal, el director en la orquesta no apareció hasta el s.XIX, puesto que fue exigido por el concertino. 

Sinfonía 5 de Beethoven:







Flauta mágica de Mozart:






Concierto Allegro de trompeta de Haydn:





Sinfonía 2, Orquesta de Mannheim de Stamitz:

http://www.youtube.com/watch?v=8nYsMIoCrt8


Concierto violoncelo Si Bemol mayor de Boccherini:
http://www.youtube.com/watch?v=8nYsMIoCrt8

Sinfonía 104 de Haydn:
http://www.youtube.com/watch?v=ffBK-EYjs90

Orquesta clásica de Asturias: Sinfonía nº1 en DO mayor, op. 21 de Beethoven:
http://www.youtube.com/watch?v=hg0YNb-n034